martes, 1 de mayo de 2018

Simone Dompeyre y yo

Textos escritos por 
Simone Dompeyre
Présidente et commissaire artistique 
de 
Traverse Vidéo



META_W


Polysémie ou ambiguïté volontaire de ce méta, préfixe du au-dessus de, comme la métaphysique au-delà du physique, du métalangage nécessaire pour analyser le langage, ce qui ne se peut qu’en langage ou du moins en langue... décryptage. Quant au W est-ce l’abréviation du code d’alerte informatique de page erronée ou celle du travail en physique. L’erreur peut-être celle qui réclame le précédent travail et le travail W – une énergie mécanique- consiste en un transfert d'énergie, ayant pour seule cause le déplacement d'une force. Ceci implique que la force ait un potentiel.
Il s’avère que ce travail performatif travaillé pour le médium vidéo forme réseau de ces signifiés, porté dans une décision première qui pratique la théorie Judith Butler établissant le lien entre les notions d’identité, de genre sexué- son gender- et la performativité.
La philosophe revisite la pensée de Derrida sur le processus citationnel qu’il juge constructif de l’identité. Elle argumente le genre comme forme acquise par des processus imposés par la société et l’idéologie dominante et non un caractère lié au biologique. Ce qui est performatif puisque crée par un processus : « on ne naît pas femme on le devient » selon Simone de Beauvoir, on devient homme ou femme en répétant des comportements dictés selon une différenciation homme/femme, et à cette distinction des rôles s’adjoint une hiérarchisation d’un « genre » par l’autre.
Isabel Pulgar ne se déguise pas en conférencière qui exhiberait ou caricaturerait une telle imposition, piste suivie actuellement par des performers de la parole ; elle poursuit son travail artistique en endossant un genre longtemps restreint à l’homme, le burlesque dans l’acception française du comique des films premiers ; elle le fait différemment de diverses artistes « femmes » qui désormais revendiquent la figure du clown et du grimage.
Elle emprunte en réalité à deux mondes celui du cinéma des années 20, quand l’invention d’une figure du comique : Keaton, Chaplin, Sennett, Linder passe par celle du mouvement du corps et du costume, voire du maquillage pour le lunaire Harry Langdon, et celui du mime dont le langage est corporel ce à quoi le costume doit aider.
Du film, l’effet pellicule, des amorces réitérées parfois sur le plan et le recours au footage, fragments de danse gogo de 1955, de striptease de même époque, de jeune étudiante en uniforme sportif prête à être pom-pom girls, ou de cours de bienséance. Le fonds Prelinger fait, simultanément, preuve des codes de beauté, de socialité et de prises de vue.
Du burlesque, l’effet pianistique avec point à point ou circularité du même accord ; le petit choc sonore précis repris... Du burlesque, le corps qui se détache du lieu, comme le ferait une silhouette sur fond noir afin de rendre lisible les mouvements de corps.
La performeuse accepte une telle gestuelle insolite car exagérée mais fortement codée et démonstrative. Son burlesque n’est pas vain, il attaque l’imposition des rôles.
Elle ne l’adopte pas sans distanciation, pas de costume sexué plutôt celui du mime au visage blanc et collant noir. On se souvient que les films comiques où les femmes avaient un rôle – jamais vraiment le beau- engageaient des hommes pour courir, faire tomber le chariot du vendeur de légumes, se crêper le chignon quand s’attaquait l’image de la femme députée.
La performeuse minaude, s’amuse de ses bras, se penche regardant son entre- jambes, glousse, recommence. Assise sur les degrés d’une rue en escalier, elle mime la petite fille craintive ou faisant la timorée en écho à la succession de plans de fillettes dont la mimique souriante ou la moue plus rétive en creux invitent à imaginer le hors champ régisseur et cause de celles-là.
Son corps est évidemment celui d’une adulte, qui contrefait l’enfant. Boltanski avait adopté cette inversion de l’adulte faisant l’enfant, renversant la fonction sociale d’apprentissage de tels jeux chez l’enfant, son Portrait de l’artiste-Boltanski-en clown, conjugue en formes courtes, très minimalistes, des actions dérisoires ; mais il y insufflait l’hantise de la mort. Il le reconnaît “Les Saynètes comiques étaient plutôt un travail sur le tragique. Je ne faisais pas cela pour faire rire, c’était une oeuvre sur la condition humaine.”
Isabel Pulgar ne monte pas des saynètes, elle refuse le lien narratif pour ne garder que des comportements emblématiques que précisément le burlesque affecte aux hommes. La temporalité n’est pas dirigée vers un but, mais circulaire, elle signale l’inachèvement. Les lieux sont vides d’autre qu’elle, ils se cantonnent à une palissade à frôler, un coin de rue où se dérober, un escalier sans fin qui se prêtent à son mouvement. Moins souvent en intérieur, avec un autre modèle de prise de vue, celle des émissions télévisuelles culinaires dont même, la première en France dédia la fonction de chef de cuisine à un homme. Le plan frontal, plan taille, se focalise sur la table et le plat à préparer. Chacun des moments est signifiant en lui-même. Il est subversion de l’attente.
Femme au foyer, joliment vêtue, elle prépare le poisson, mais les viscères enlevés gagnent la taille de ceux du corps humain et sont filmés en gros plan couleur réaliste ; loin de les jeter et de « s’en laver les mains », elle en frotte son visage avec force et plaisir.
D’abord, enfant sur l’escalier, elle les monte rapidement pour les redescendre laborieusement comme si handicapée, elle devait plier sa jambe afin de faire rejoindre la marche inférieure par son pied et ce jusqu’en bas.
En collant noir et gants blancs, dans la rue, elle gigote sur place sans but avoué, échappe à des poursuivants toujours absents, s’inquiète tête levée vers le toit de la chute d’un objet qui ne se produit pas, et regarde, dans les trois ! trous ménagés dans la palissade – pratique de voyeur que Cartier Bresson a capté comme l’un de ses « moments décisifs » ; pratique appréciée et déléguée aux hommes par les films « à la serrure » pour voir le déshabillage de la mariée ou les baisers...
Le hors champ de META_W n’est pas une réponse à de tels désirs.
Il décline les rôles attribués à la femme, les ponctuant en leitmotiv, d’un gros plan d’une poupée ancienne au visage « maquillé », et aux bras animé par pixilation.
Il décrit les opérations esthétiques que la femme endure pour correspondre aux canons. Loin de l’ellipse qui bénéficierait à l’image du résultat, le montage précise l’acte ; il réitère les plans descriptifs, en plan rapproché, des gestes opératoires rhinoplastie triturant la narine ; de chirurgie de réduction du ventre ou de transformation des seins ; les outils et instruments divers de coupe, sciage et autres à usages « féminins » bénéficient du champ total pour leur inventaire.
Le montage alterné rapproche, en plan moyen, la performeuse, en collant, et soutien gorge couvrant des années 50 et usant de procédés ridicules pour atteindre la beauté imposée : rembourrage des bonnets par du papier froissé, entourage des cuisses, des fesses, des rondeurs par du film alimentaire. Elle doit tirer, se contorsionner mais fait mine d’être ravie du résultat quand elle ne suffoque pas ayant aussi enfermé son visage. Les volets se ferment sur de tels efforts et réduisent le champ.
D’autres films sont empruntés découvrant ce pour quoi, on demande aux filles d’être « belles » ; pour divertir l’homme, la stripteaseuse souriante dégrafe son corset, ce sous vêtement contraignant pouvant servir au fétichiste lui fait face, en symétrie dans le plan. La danseuse du ventre, bouts des seins ornés, elle aussi se contorsionne, en un plan réitéré, à jamais condamné à plaire, à s’efforcer de plaire, en musique endiablée comme elle !
L’autre versant du rôle féminin, dévolu par ailleurs à une autre classe sociale, concerne le bien savoir se tenir- META_W pose ce second modèle mais ne développe pas la question sociétale de la cible, le propos est la féminité que l’on impose, que l’on peut grossièrement résumer, en la femme mère ou pute. L’alternance des plans des deux types de sources du footage le signale : numéros de cabaret ou cours d’enseignement.
Une suite de petites filles avec beau nœud dans les cheveux et mignonne robe, visage légèrement penché refuse une géographie sociale, puisqu’elles flottent dans un sans lieu aux bords flous. Flotte de même, en gros plan, un visage au chignon strict et parlant, sans que ses mots soient audibles ; elle entre dans son rôle d’enseignante alors que le champ ouvre le plan moyen pour la voir s’asseoir ainsi qu’il convient ; elle est la deuxième à montrer le geste juste puisqu’aux sportives en gilet marqué d’une université ou d’un club, est montré comment tenir un ballon avec grâce.
Face à elle, des rangées de jeunes filles, réagissent comme les fillettes, différemment, plus ou moins dubitatives, du moins par le regard, la mimique alors que les mains bien vernies reposent croisées sur les genoux couverts de la jupe. Elles sont l’accalmie que refuse le tempo trépignant de META_W
Elles sont la fureur qu’Isabel Pulgar n’excite pas dans le réel mais excite en œuvres, prises de position métaphores ; elle ne se fait pas opérer à la Orlan pour dénoncer le poids social injonctif ; elle ne se transforme pas à coups de logiciel, ni n’avance masquée ; elle n’invente pas de monde meilleur, elle attise ici un « rire gendré » en corps burlesque, là une parabole de la condition féminine, là une poétique en corps chorégraphique. Elle n’adopte pas le masque/persona romain porté par les acteurs, pour être déesse ou une autre qu’elle, elle détache et se détache des modèles imposés et elle atteste, dans sa propre langue, que la formation de soi est processuelle, en acte/s, performative.



ACCIONES NÓMADAS

Happe qui entend sa musique en fond hypnotisant, qui sursaute quand elle tonne et se fait d’orage, qui ne vit pas l’accalmie quand elle se fait ambiante, mais ressent une sereine inquiétude. Inquiétude, c’est le refus du quiet, du tranquille, c’est le mouvement vers, c’est une pensée en acte.
L’espèce d’espace où s’actuent les actions promises par le titre bouge en effet, refuse l’écran unique, illusion du reflet du réel. Il se fait de surimpressions multiples, en lés, carrés, rectangles, juxtaposés sous le premier tempo puis en frise, multipliés, imbriqués, défiant le comptage que les premiers affichaient en coin de leur aire dans l’accelerando.
Deux branches ouvrent l’oeuvre sur une scansion forte, déclenchement de la mise en mouvement. Elle répondent au nomade, au sans pays – autre que le pays de l’œuvre- elles s’imposent en variations, seules ou tenues, transformées par la performeuse, seule mais aussi doublée et triplée au cours de ses actions. Elles échappent au cadrage que subissent la cartographie en concurrence avec la radiographie du corps, main et bras ou jambe.
La femme à la robe noire aussi simple que la chevelure aux cheveux tirés et sur laquelle se projette l’imagerie scientifique, ou en tee-shirt simple blanc s’occupe de la branche.
La branche sèche dont le rameau se partage en deux qui se partage encore comme une fourche, un piège ou une lyre quand des cordes y sont attachées inversement à l’horizontale : instrument que la prêtresse fabrique puis manie, sans nom ni invocations à un dieu quelconque. Ensemble ou alternée, elles font signe vers d’autres sens que le premier degré.
Actions nomades les déclinent, le rameau branches nues ou encordées, en dimension, en nombre, sur fond blanc ou en surimpression... elle aussi, qui immobile tient haut, sur sa poitrine ses bras croisés qu’elle tend ou un bras agrippant l’autre en chorégraphie contemporaine, qui assise ou debout agit sans déplacement, qui solarisée en plan poitrine est multipliée avec des éclats de bleu...
Impossibilité d’un dire un, polysémie inhérente à tout élément, implication de lieux fuyants s’émettent en un rébus mouvementé. La carte de la baie dont la rapidité du passage gêne la lecture, les membres en radiographie qui tiennent ou qui font agir sans explicitation mais aux formes écartées ainsi que le branchage, encadrés bougent sans bouger grâce à l’effet de mouvement par surimpression interne de leur cadre. Ils se répondent en symétrie de part et d‘autre de leur image en effet papillon.
Elle est la même et une autre.



LA REINA DE LA CASA


Rrose Sélavy, chapeau à voilette, chapeau à plume, visage penché et colliers de perles, le « costume » de la femme élégante, c’est déjà Duchamp. Face à l’objectif de Man Ray, ready made vivant, image d’image, métalangue et jeu du dire quand le double R censé éloigner du prénom et de la fleur s’en accroche par la prononciation de la vélaire, incitatrice de double entente en Eros. Et l’oral des deux termes provoque diverses lectures, outre c’est « Eros/c’est la vie », l’inversion type chanson populaire en la vie en rose...
Inverser les modèles, en surlignant les actes, si la modèle masculin, impose force, détermination, yeux secs, sans maquillage- du moins en notre Occident actuel- le modèle féminin, censé de douceur et de finesse, impose élégance, sourire et pleurs et femme au foyer. Les codes traditionnels faisaient la femme, la désignant comme la reine de la maison ou autre fée du foyer, embellissant par là, des tâches trop domestiques pour être dévolues à l’homme.
Isabel Pulgar mène une action de déminage de tels modèles imposés. Elle n’adhère pas davantage à un modèle performatif, préférant en décliner plusieurs : la sculpture vivante avec objet, la gestuelle domestique faussement acceptée, l’enlèvement d’un costume éminemment contraignant, variante de son META_W puisque si le genre n’est qu’une forme, refuser la forme imposée s’est se faire soi, toujours recommencée. Se Faire.
Elle pervertit l’espace de la salle à manger canonique avec son buffet et sa table et des objets de décoration non en surjouant la figure que l’on attend de la femme qui doit précisément faire bonne figure, ni en ajustant le modèle mais en détournant objets et gestes de cette féminité-là imposée.
Le montage perturbe la topographie du dedans autorisé, en alternant sans logique de déplacement : la maison et une salle d’usine avec deux grosses machines circulaires en gros plans sans précision de leur pourquoi. La performeuse en robe- chemise courte, loin d’un costume de travail en usine ou à la maison, y tient un cor, elle le manipule, s’en coiffe ou souffle dans son embouchure sans en tirer un son. Elle expérimente l’objet et sa forme. Elle opère, de même, une investigation des objets de la salle de la maison ; parfois simplement, remplir d’eau un gobelet d’étain comme la carafe, et boire, parfois sans plus d’étonnement marqué, se coiffer ou tâcher d’enfiler un grand abat-jour, parfois chercher à atteindre celui accroché au plafond avec une pince se terminant par une main. Le glissement vers le non sens gagne l’aménagement ; certains meubles se doublent en symétrie ; la femme peut y être assise et se doubler aussi.
Le temps reste arrêté à 6 heures de la pendule mais la femme fait du temps, puisqu’elle agit et s’agite, tout en refusant la distinction du dedans et du dehors : elle se cache derrière le rideau de part et d‘autre de la fenêtre et cela, parfois simultanément. De même, elle avait rejoint cette pièce en surimpression, spectrale avant de prendre une corporéité machine avant celle sur cet espace de paroles incompréhensibles.
Le cor est instrument pour cette défiguration volontaire de la femme telle qu’on la voudrait ; en revanche, elle lutte pour ôter une cagoule imposée par étape jusqu’à la couvrir de même qu’une longue chasuble qui emprisonne le corps. Elle penche sa tête, la forçant de ses mains, elle la remue encore s’aidant de ses mains ; de dos et de face parfois totalement enfermée. Suffoquant, elle parvient à ôter ce carcan, elle respire sous des accords distincts de guitare se différenciant de la sonorité constante... un chat surgit sans autre justification, sans mouvement d’elle.
L’artiste dit : La structure duelle de la pensée duelle fait que les composants qui l'ordonnent s'établissent de façon bipolaire : esprit/ nature, esprit/ corps, blanc/noir, homme/femme, vrai /faux. Une hiérarchie en découle avec des significations, en termes absolus, très partagées, correspondant au bien et au mal, au positif et au négatif, dérivés de ce principe, comme avec ces présupposés idéologiques. Ceux d’une construction socioculturelle qui établit un ordre social perpétuant la domination d'un groupe sur un autre.

Simone Dompeyre, Présidente et commissaire artistique de Traverse Vidéo

martes, 17 de abril de 2018

TIME is Love


“Time is Love screenig – 11th Edition” presents itself as a multiple projection through which its creator, Kisito Assangni, proposes at each edition (the eleventh in this case) a new group of video artists. Neither the curator nor the artists are involved in the installing of the exhibition, which from time to time reaches different places on a small budget. It is by nature an itinerant exhibition, migrant, nomadic, without links to a specific place. An underground exhibition, where the rules are almost completely lacking. “Time is love” extends between repetition and the difference that takes shape from the context where it is located. Time is love, a title like a paradoxical manifesto, for an exhibition apparently without dialogue between guests (22 artists without any connection) and hosts (the organizers) but that succeeds in offering the viewer a series of reflections linked to contemporary global identity"

https://www.ex-new.com/en/timeislove/


22 FEATURING ARTISTS

Albert Bayona (Spain), Céline Trouillet (France), Dee Hood (USA), Djibril Drame (Senegal), Erick Tapia (Mexico), Frederico Evaristo (Brazil), Helina Metaferia (Ethiopia/USA), Hiroya Sakurai (Japan), Irina Gabiani (Luxembourg), Isabel Pérez Del Pulgar (Spain), Kokou Ekouagou (Togo), Lisa Birke (Canada), Magdalena Zeisel (Norway), Mauricio Saenz (Mexico), Matilde De Feo (Italy), Michael Macgarry (South Africa), Mohamed Thara (Morocco), Sandra Bouguerch (UK), Sandrine Deumier (France), Sarah Bliss (USA), Susanne Wiegner (Germany), Vijay Raghavan (India)



Group Show
Ex-New Contemporary Art Center 
Milan - Italy
3 - 6 mai 2018



31 March ----- > United Kingdom
CCA Centre for Contemporary Arts
GLASGOW - UK

TIME is Love.11 [Show 2]
International video art program





24 April ~~~~ > MOROCCO
TIME is Love.11 [Show 3]
International video art program

CASABLANCA INTERNATIONAL VIDEO ART FESTIVAL
Casablanca - Morocco




Curated by
Kisito Assangni





lunes, 26 de febrero de 2018

21ª Rencontres Traverse Vidéo

21ª Rencontres Traverse Vidéo
Toulouse du 7 au 31 mars 2018

À Toulouse, l’art expérimental a son moment : les Rencontres Traverse Vidéo. Pour ses 21 ans, artistes et publics déambuleront à travers la ville et pourront découvrir/redécouvrir les installations et expositions dans les différents lieux partenaires : la Cinémathèque de Toulouse, les cinéma ABC, UGC et Le Cratère, la Chapelle des Carmélites, le Musée des Abattoirs, le Goethe Institut, Prép'Art, isdaT, lycée Ozenne…

Traverse Vidéo est un moment de rencontres et de sensibilisation entre le public et les formes différentes de l’art contemporain en présence de très nombreux artistes. La programmation 2018 veut reconnaître des œuvres matrices de l’expérimental et revenir aux sources mais aussi retenir des propositions qui s’inquiètent du matériau, du médium, qui pensent l’œuvre dans sa matérialité.


Inaugurations successives des divers lieux du 7 au 11 mars 2018




jueves, 15 de febrero de 2018

VisualcontainerTv / OVER THE REAL



OVER THE REAL
International Videoart Festival, GAMC Lorenzo Viani, Viareggio - Italy
Directors: Maurizio Marco Tozzi - Lino Strangis
14.02.2018 - 21.03.2018
only on VisualcontainerTV International Videoart WebTV
www.visualcontainer.tv


VisualcontainerTv is glad to present one of the most interesting italian videoart festival held in GAMC Lorenzo Viani Viareggio on December 2017. Over The Real is focused on the most significant lines of research emerged in recent years in the international audiovisual arts.

Artists: Manuel Diaz (Mexico) – Uwe Heine Debrodt (Mexico) – Pierre Ajavon (France) – Salvatore Insana Dehors/Audela (Italy) – Pete Burkeet (Usa) – Henning Marxen (Germany/Thailandia) – Dillon Lemon (Usa) – Isabel Isabel Pérez del Pulgar (Spain) – Dénes Ruzsa(Hungary) – Chien -An Yuan (Usa) – Jing Wang + Harvey Goldman (China/USA) – UBERMORGEN (Austria/Switzerland/Usa) – APOTROPIA (Antonella Mignone + Cristiano Panepuccia) (Italy) – Michele Manzini (Italy).


Acciones Nómadas - VisualcontaunerTV - OVER THE REAL



Video Selection:

1 – Manuel Diaz (Messico) – Soy (La nave va) – 2016, 2’58
2 – Uwe Heine Debrodt (Messico) – Contemplativo – 2017, 4’04
3 – Pierre Ajavon (Francia) – Moonage Daydream #27 – 2017, 3’56
4 – Salvatore Insana Dehors/Audela (Italia) – Crocevia – 2017, 8’00
5 – Pete Burkeet (Usa) – Mannequin – 2017, 7’58
6 – Henning Marxen (Germania/Thailandia) – Crossvision – 2016, 4’06
7 – Dillon Lemon (Usa) – Waterfall Illusions – 2015, 3’03
8 – Isabel Isabel Pérez del Pulgar (Spagna) – Acciones Nómadas – 2016, 3’53
9 – Dénes Ruzsa(Ungheria) – S.C.A.N. Searching Alternative Nature – 2015, 6’43
10 – Chien -An Yuan (Usa) – Life as (606-481) – 2017, 4’24
11 – Jing Wang + Harvey Goldman (Cina/USA) – Sky Pacers – 2016, 8’10
12 – UBERMORGEN (Austria/Svizzera/Usa) – Red Coin (Chinese Blood) – 2015, 9’50
13 – APOTROPIA (Antonella Mignone + Cristiano Panepuccia) (Italia) – Timepulse – 2017, 8’47
14 – Michele Manzini (Italia) – In the house of Mantegna – 2017, 6’36


sábado, 10 de febrero de 2018

FINISTERRAE (PENN AR BED)


Finisterre: Del latín "finis terrae" fin de la tierra. Se concebía como el final del mundo conocido antiguo concepto geográfico de que el planeta era plano y que navegar hacia el occidente acarrearía llegar al fin de la Tierra, cayendo al vacío infinito. Curiosamente en lengua Bretona se le denomina “Penn ar Bed” «comienzo del mundo». 
El Finisterre simboliza el acceso a lo misterioso que se abre camino más allá de las tierras conocidas. En la antigüedad cuando se creía que el planeta era plano los romanos pensaban que donde terminaba la tierra comenzaba el infierno. El miedo a lo desconocido, lo volvía peligroso y malvado. El cristianismo sin embargo actuó de manera inversa y hasta la edad media se creyó que más allá del Finisterre podría comenzar el cielo. . En todas las culturas el Finisterre ha tenido alguna connotación mágica, algo que suele ocurrir con respecto a las cosas desconocidas. Lo extraño es enigmático y fuente de leyendas. Hay diversos Finisterres localizados a lo largo del mundo; en España, Francia, Ushuaia en Argentina, Ciudad del Cabo, La Isla Stewart en Nueva Zelanda, Vladivostok en Rusia. En todos estos lugares hay atribuciones al concepto de los limites espaciales, lineas divisorias más propias de mundos irreales que a las coordenadas geográficas. Cercanos a espacios utópicos habitados por la magia. 
Acogiéndonos a un concepto espacial sin líneas fronterizas, más allá de los caminos marcados por el mar. Una idea abstracta donde se ubican los sueños y los miedos de una sociedad precaria tanto económica como emocional y absorbida en las nuevas tecnologías. Una migración física y emocional como escape a las inseguridades y miedos que sufre el ser humano contemporáneo. El Finisterre como destino, entrada y salida. Un estado emocional ligado a la fantasía, la supervivencia y lo eterno. Narración, poesía, fábula y cuento.






domingo, 7 de enero de 2018

Tres en suma / espacio de arte


"Tres en Suma es una asociación cultural sin ánimo de lucro integrada por siete miembros, artistas, escritores y colaboradores, que trabajamos para establecer una nueva manera de acercar y compartir el hecho artístico con el público amante, interesado o curioso del arte.

Nuestro espacio expositivo lo componen dos estudios-viviendas muy cercanos entre sí y situados en el barrio de la Latina de Madrid, en las calles  San Millán y Toledo.

Cada dos meses, durante dos fines de semana consecutivos, convertimos nuestros espacios privados en públicos a fin de mostrar obras de artistas que realizan un trabajo de calidad , heterogéneo y contemporáneo que se muestra liberado de las presiones ejercidas por el mercado del arte. Así, llevamos más de dos años  realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas de pintores, escultores , fotógrafos y videoartistas.

Pero además de espacios expositivos, pretendemos que éstos sean un lugar para el  diálogo  y la experiencia con otros lenguajes y manifestaciones  artísticas, para lo cual contamos con la colaboración de poetas y músicos y performers, que dan a conocer su trabajo a lo largo de las sucesivas convocatorias.

También hemos creado una revista de edición limitada que recoge escritos y obras plásticas originales realizados expresamente para cada número por los escritores y artistas.
Este proyecto innovador, comprometido con el arte contemporáneo, los artistas y la manera de establecer vínculos entre arte y público, seguirá teniendo sentido  con el apoyo y la presencia de los que hemos disfrutado hasta ahora y que nos han hecho  crecer y arriesgarnos.

Los y las de Tres en Suma somos: Andrés Delgado, Caridad Fernández, Mariano Gallego Seisdedos, Fernando Carballa, Eva Hiernaux, Carmen Isasi, David Ortega y Alejandro Tarantino."

http://tresensuma.com/






http://tresensuma.com/exposicion/videoartistas







martes, 28 de noviembre de 2017

AIAPI Arti Visive IAA AIAP Unesco

AIAPI Arti Visive IAA AIAP Unesco


AIAPI Arti Visive IAA AIAP Unesco

56 LOCATIONS | 38 TOWNS | 10 COUNTRIES
15>30 november 2017


THE SELECTED VIDEOARTISTS
Daz Disley, UK | Fenia Kotsopoulou, Greece/UK | Gerasimos Mavris, Greece | Kani Kamil Majid, Iraq/UK | Kaloki Nyamai, Kenya | Silvia De Gennaro, Italy | Leni Smoragdova, Russia | Califano Crista La.bassa risoluzione, Italy | Albano Ruela, Portugal | Behnaz Abdollahi, Iran/Germany | Michael Gaddini, Italy | @Isabel Isabel Pérez Del Pulgar, Spain | Gala Mirissa Reglero, Spain | Donato Arcella Rosangela Donato, Italy | Ana Marcos, Spain | Anaïs Lelièvre, France | Giacomo Bolzani, Italy | Lorenzo Papanti, Italy | Henri Hütt, Estonia | Benna Gaean Maris, Belgium/Italy | Nacho Recio, Spain | Semiosphera (@Francesca Francesca Giuliani e Lino Mocerino), Italy | Eduardo Herrera, Argentina/Italy | Grace Zanotto e Roberto Marsella, Italy | Gianni De Serio, Italy | Natalia Naftalieva, Russia | Jeanette Luchese, Canada 
--
Curated by Roberto Ronca | Contemporary Visions ∞ VideoArt in LOOP is the event that involves video art in a project shared simultaneously in different parts of the world. THE CONTEMPORARY IN CONTEMPORARY: this is the will of AIAPI to transform an exhibition in an international event involving the world and makes it joined in the art. Different locations in the world, unusual and unexpected places that become places of art that can be used by the public at any time. The people approach contemporary art with a widespread distrust from the habit of thinking that it is a niche product, devoted only to experts and detached to most of people. Art, in fact, belongs to everyone and belongs to everyone. At the moment in which art it is produced by the artist it begins to belong to the people, who can fully enjoy the value even, and perhaps especially, not just where people expect to find it. This is when art becomes of all simultaneously in many parts of the world, people of different cultures live similar experiences, feeling close. The art overcomes barriers, unites and uplifts to a broader reflection of reality, offering visions (contemporary) to which the eyes are grateful. Contemporary Visions ∞ Video Art in LOOP involves artists from around the world in an event around the world.
-- 
idea: Debora Salardi and Roberto Ronca

AIAPI Arti Visive IAA AIAP Unesco event


"Elemento Inestable" seleccionado en Contemporary Visions ∞ Video Art in LOOP








CONTEMPORARY VISIONS | IMAGES FROM THE LOCATIONS
x-church
UK | Gainsborough

56 LOCATIONS | 38 TOWNS | 10 COUNTRIES
15>30 november 2017
www.aiapi.it — con Fenia Kotsopoulou, Daz Disley, Isabel Pérez Del Pulgar, Marcus Hammond y x-church en x-church.

sábado, 18 de noviembre de 2017

La Aventura del Saber. TVE. La Bolsa


La Aventura del Saber. TVE. La Bolsa



Estoy orgullosa y agradecida por el reconocimiento que ha dado Revista LABOLSA a mi trabajo. Muchas gracias y especialmente a su alma mater Koke Vega


LABOLSA: Revista de acciones y videocreación

LABOLSA es un recipiente que acoge, mezcla, agita y transporta todo lo que tenga que ver con la creación audiovisual experimental. Una vía alternativa y complementaria a las instituciones, galerías, ediciones especializadas y otros miembros del engranaje artístico contemporáneo.


LABOLSA: “Recipiente no rígido y de fácil transporte donde las cosas se mezclan y son llevadas de un sitio para otro”.




"Ya podeis disfrutar de la maestría de la nueva artista presentada por Labolsa-TV en su miniespacio en La aventura del saber: Se trata de Isabel Pérez del Pulgar, ya en "reportajes a la carta" dentro de La Aventura del saber-TV2"
LABOLSA

jueves, 9 de noviembre de 2017

SFC _ Shoah Film Collection –

SFC _ Shoah Film Collection –
is a worldwide unique media art and peace initiative addressed to young generations of artists and film makers to deal with the topic of SHOAH (Holocaust) and collective trauma caused by totalitarianism by using new technologies and contemporary approaches in art. Founded in 2009, and launched on 27 January 2010 (International Holocaust Memorial Day) by Wilfried Agricola de Cologne, SFC is currently incorporating more than 50100 outstanding works of art & moving images (experimental films, videoart and documentaries)


the 9th November each year is not only the date commemorating the night when the NAZIs burned the synagues in Germany during one night 1938 - the date is considred to be the start of the Holocaust and its millions of victims.




Mi video “Sacrifice” ha sido seleccionado para formar parte de SFC _ Shoah Film Collection junto al trabajo de  Felice Hapetzeder (Sweden). 


Enlace del video: